lunes, 28 de junio de 2010

Minuet in G - Fernando Sor

Lo único que recordaba de esta pieza era que me gustaba mucho la primera parte y creo que por culpa de la segunda no llegué a terminarla, me parece que le cogí manía, me ha pasado y me pasa con algunas obras, pero con esta he dejado los malos royos y he podido superarlos, aquí la tenéis.

Haz clic sobre la imagen para ampliarla a tamaño real.


Minuet en G (Sol)


Minuet in G - Fernando Sor

martes, 22 de junio de 2010

Mi aliciente.

Hola a todos-as, me llamo Miguel Ángel y este blog no esta hecho para demostrar mis habilidades con la guitarra ya que son mínimas, este solo es mi aliciente para seguir con algo que dejé hace muchos años, la Música y mi Guitarra.

Hace unos meses, gracias a mi hijo pequeño insistiéndome con una música que sale en un capítulo de los dibujos de Naruto, decidí volver a coger la guitarra más en serio, después de 20 años más o menos sin tocar una partitura, la verdad es que intente tocar alguna pieza pero me daba pena ver que había perdido la agilidad que tenía desde que terminé mis estudios (5 años de solfeo, 6 de guitarra, preliminar de armonía y acústica y canto coral), era lo que pedían en el Conservatorio del Liceo para obtener el título de profesor, el cual pedí, pero por causas de la vida nunca fui a recoger.

Lo que intento con este blog es tener un aliciente para no volver a dejar de tocar la guitarra y a vosotros los que visitéis este, ofreceros alguna partitura nueva para vuestro repertorio, con una simple demostración para que la escuchéis y os sirva de guía, estoy seguro que lo hacéis mucho mejor que yo. Os tengo que decir una cosa, cuando preparo la grabadora y le doy al rec, las manos ya no son las mismas, me recuerda aquellos exámenes que tenía que pasar en el Liceo con tres o cuatro personas de jurado escuchando y mirándote como tocabas, vi algún alumno salir llorando sin hacer la prueba por culpa de los nervios, había que estar muy preparado o no tener miedo escénico para pasar estos momentos y aprobar.

No dejéis de visitar el blog y hacer algún comentario, sobre todo constructivo, con mis demostraciones y para intentar mejorar el blog.

Un - Do, Mi, Sol, Do - a todos-as.

En el lado izquierdo del blog tenéis todas las entradas que voy haciendo.

José Mª Navarro-Nº1-Minuè nº1

Haz clic sobre la imagen para ampliarla a tamaño real.
Minué nº1

Minué nº1 para guitarra de José Mª Navarro Porcel


Lágrima - Preludio de Francisco Tárrrega


El año pasado, encontré una cinta (cassete) con algunas grabaciones que hice tocando la guitarra, en ella estaba esta pieza, además creo que la escuche en un anuncio y también a un guitarrista en el metro, estuve apunto de preguntarle pero me pareció extranjero y me dio corte, mirándolo me dio la pista de como empezaba y en que tono estaba, eso era un gran paso. Pensé, raro en mi, que si la había tocado tendría que estar entre mis partituras, abrí el cajón, cogí la carpeta y empecé a buscarla, creía que no la iba a encontrar, pero por fin apareció, que emoción, podía volver a tocarla. He estado ensayandola durante un tiempo , aquí os la dejo, espero que os guste.

Haz clic sobre la imagen para ampliarla a tamaño real


Lágrima-preludio de Francisco Tárrrega


Versión de un amigo del blog, Rafa de Valencia.

No hay barreras, a pesar de la distancia hemos decidido hacer un dúo e interpretar alguna pieza, no se como nos lo vamos a montar, pero intentaremos hacerlo, de momento una fusión de dos vídeos.



Romance anónimo

Hacia mucho tiempo que no tocaba esta obra y al no estar seguro de si estaba bien, o la recordaba toda, decidí buscar la partitura y completarla, Romance anónimo de Daniel Fortea (Arr. Eythor Thorlaksson). Espero que os guste y sobre todo no ser muy duros con las críticas.



Tablatura
Romance anónimo (Tab)


PARTITURA - TABLATURA
Correo-elvisiao77@yahoo.es

Romance anónimo


Hokage's funeral (Grief and sorrow)

En el mes de Julio de 2009, mi hijo pequeño Gabriel seguidor de los dibujos de Naruto, me dijo que viera un vídeo en el que interpretaban esta obra, sale en uno de sus capítulos y me insistió tanto en que se la enseñara que me decidí a buscarla para tocarla con la guitarra. Buscamos por Internet y no apareció o no supe encontrar ninguna partitura para este instrumento, así que decidí pasar la de piano a guitarra. Me costo un tiempo ya que no tienen las mismas octavas y mantener los bajos fue toda una hazaña, cosa que no hacia desde hace muchos años, recordé mi época de estudiante de música. He intentado variar lo mínimo y necesario para acercarme lo más posible a la original, aunque ahora mismo he escuchado una versión en la que hay notas de adorno y que no están incluidas, creo que el trabajo que he realizado es aceptable y el que sepa un poco de música y toque la guitarra podrá disfrutar de esta obra. Ya que hacia tiempo que no tocaba la guitarra en serio, estoy bastante oxidado y os la voy a presentar por partes, tal y como la vaya aprendiendo y retocando si es necesario, darme algo de tiempo, espero que pueda compartirla con todos vosotros los aficionados a este instrumento, que a mi parecer es uno de los más difíciles. Espero que disfrutéis con ella.

Partitura adaptada para guitarra de Hokage's Funeral (Grief And Sorrow).





               Hokage's funeral (Grief and sorrow) 1ª parte





grief an sorrow con guitarra 2 parte





Grief and sorrow para guitarra 3ªparte


Aquí tenéis las tres partes unidas de la musica de Naruto, Hokage's funeral (Grief and sorrow).


Dibujos animados

Naruto

Comentarios

Hola a todos. He decidido trasladar lo que había comenzado tímidamente hace unos meses y hacer un blog solo dedicado a la guitarra. Aquí dejo los comentarios que hicisteis en su momento, espero encontrar más, sean para felicitar o con vuestros consejos ayudarme a seguir mejorando lo que hace tiempo había dejado y he vuelto a retomar, la guitarra.


4 comentarios:

Anónimo dijo...
Un poco aburridillo, no? Toca algo más alegre.
21 de febrero de 2010 14:08

malp dijo...
De buen rollo.Quien eres, da la cara. Ya se que lo clásico no gusta a todo el mundo, pero es cultura. Si tienes alguna sugerencia la aceptare. Para la próxima buscaré alguna más animada, ¿vale?. De todas formas gracias por tu comentario.Un saludo anónimo.
22 de febrero de 2010 12:51

Flimat dijo...
Lo clásico siempre será lo clásico. Si logras entender bien estas piezas y las tocas con el sentimiento y el corazón que necesitan tienes parte del camino ganado para tocar lo que sea. Existen infinidades de guitarristas que creen tocar muy bien porque tocan rápido o porque realizan acordes complicados pero lo difícil de la guitarra, a mi parecer, es tener una continuidad melódica correcta, sacarle un buen sonido y sobre todo poder recrear lo que el autor de la obra quiso expresar en su momento diferenciando correctamente las voces existentes en la partitura.Suerte y mucho éxito con tu repertorio clásico.
7 de abril de 2010 04:59

malp dijo...
Gracias por tu comentario Flimat. Creo que tienes toda la razón, no solo consiste en tocar una pieza rápido o con acordes complicados, lo más difícil es sentirla y conseguir que el oyente reciba lo que quieres transmitir. Seguiré intentándolo, aunque hace tiempo que la tenía un poco olvidada. Espero no dejes de visitar este y otros blogs de los que soy autor.Un saludo.

domingo, 20 de junio de 2010

Johann Krieger

Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces

Johann Krieger (bautizado el 1 de enero de 1652 en Núremberg; muerto el 18 de julio de 1735 en Zittau, Sajonia, este de Alemania), también Kruger, Krüger o Kriegher, fue un compositor y organista alemán.
La familia Krieger se estableció en Núremberg desde el siglo XVI y se sabe de su descendencia allí hasta 1925. El padre, Hanns Krieger, era tapicero y tintor. Su madre, Rosina, de soltera fue arquitecta. La fuente principal de la biografía de los Krieger es Johann Mattheson.
Johann Krieger comenzó su formación como estudiante de latín de la Escuela de Sebaldus con el director y maestro de capilla Heinrich Schwemmer. Krieger cantó varios años como soprano en el coro. En 1664 participó en el ballet para niños y recibió clases de clavicémbalo de Georg Caspar Wecker, entre cuyos alumnos también se encontraba Johann Pachelbel.
Los primeros años de su carrera profesional están estrechamente asociados con los éxitos de su hermano Johann Philipp, a quien debió la mayor parte de los encargos de su juventud. En 1671 debió estudiar composición con su hermano en Zeitz (Sajonia). En 1672 siguió a su hermano a Bayreuth, quien se trasladó allí para ejercer primero de organista de la corte y más tarde de maestro de la capilla real. Johann accedió al simple cargo de organista y lo ocupó hasta 1677. Más tarde fue probablemente músico de la corte de Zeitz, hasta que finalmente consiguió el cargo de maestro de capilla en la corte de Enrique I en Greiz.
En 1680 Krieger es nombrado maestro de capilla del Duque Christian en Eisenberg. Finalmente lo encontramos en Zittau, donde permanece hasta su muerte. Allí ejercerá en la iglesia de San Juan, primero como director del coro y más tarde como organista.
El 18 de noviembre de 1686 se casó con Martha Sophia Förster. En 1699 fue nombrado organista de la Iglesia de San Pedro y San Pablo en Zittau. Su hijo Adolph Gottlob (bautizado el 6 de julio de 1698 en Zittau y enterrado el 30 de julio de 1738) fue entonces su suplente. El día de su muerte, a los 84 años de edad, Johann Krieger aún en activo había tocado su última misa.
Krieger fue ilustre por el alto nivel de su contrapunto, especialmente en sus fugas dobles. Georg Friedrich Händel elogió su colección de piezas para órgano, Anmutige Clavierübungen ("Ejercicios graciosos para el teclado"), y la difundió en Inglaterra. Se puede situar a Krieger a la altura de sus contemporáneos Johann Kuhnau y Johann Caspar Ferdinand Fischer. Algunas de sus cantatas en alemán son raros ejemplos por la práctica tardía del estilo del madrigal en un compositor de la escuela de Núremberg.

Obras
Neue musicalische Ergetzligkeiten. Zittau, 1684
Colección de piezas vocales de 1 a 4 voces a partir de textos de Christian Weise
Primera Parte: 30 canciones eclesiásticas, en parte con ritornellos instrumentales
Segunda Parte: 34 canciones seculares, con melodías ornamentadas sobre textos satíricos
Tercera Parte: arias extraídas de singspiels
Sechs Musicalische Partien für Klavier, colección de suites para clave o clavicordio (publicadas en 1697)
Anmutige Clavier-Übung, colección de piezas para órgano (publicadas en 1699)
Motetes e Intermedios
Diversos textos y arias se han conservado de 3 singspiels o dramas (1688, 1717, 1721)
Al menos una ópera para la corte en Eisenberg
Piezas sacras: se le conocen 235 títulos, de los que sólo 33 se conservan
12 Cantatas en alemán y 2 en latín
Bocetos de un Sanctus, de algunos motetes, de un Magníficat, y de varios conciertos
Recitativos, Arias y Madrigales (1717)
4 Suites, 1 Sonata y un capricho para quinteto de cuerdas y bajo continuo, en un manuscrito de Charles Babel que se conserva de 1696

Hirokazu Sato


Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces


Nacido en Hirosaki, Aomori 1966. A los 14 años, fue un guitarrista autodidacta y compositor. En 1988, se graduó de la Universidad de Hirosaki con un título en educación musical. En 1990, ganó el 2do lugar en el Concurso de Guitarra Clásica 21. Además, su composición Rondo para Piano fue adoptado como la pieza necesaria para la división en solitario de la Competencia PTNA joven pianista. Los maestros de la guitarra de Sato son los fines de Watanabe y Norihiko Nagashima Shiki.

Actualmente es activa como educador, arreglista y compositor. Como intérprete, sus conciertos incluyen presentaciones como solista y conjunto. Es miembro del Cuarteto de Guitarra de Tokio (fundada en 1995). Él ha lanzado álbumes, Sato Colección Hirokazu Original - Sonatina Autmun , Simple Song y 12 canciones de las temporadas (Gendai Guitar), así como la escena en azul (FONTEC), Reminiscencia y cuatro elementos (Gendai Guitar) con el Cuarteto de Guitarra de Tokio.

Guitarra solista

Dos escenas
Mañana canción
Endo de verano, a partir de otoño

HM021 canciones para bebés   900 JPY
HM144 canciones para bebés. 2 º   900 JPY
HM145 canciones para bebés. Tercero establece   900 JPY

HM023 montañas, el viento y Lagos (guitarra de 10 cuerdas)   1200 JPY

Guitarra dúo
Colores del otoño
HM025 Flor canción   1600 JPY
HM147 E. Granados: tres orientales [de solista y para dos guitarras)   1400 JPY

Guitar Trio
HM082 Paseo en el viento, ir a los bosques en la lejana   1600 JPY
HM083 en el bosque, en busca de la flor   1600 JPY
HM174 Ciudad de las Luces. En mi ciudad natal   1600 JPY

Guitar Quartet
HM058 Beethoven: Sinfonía n º 5 - 1 º movimiento   2000 JPY
Beethoven: Sinfonía n º 5 - 2 º movimiento
Beethoven: Sinfonía n º 5 - 3er movimiento
Beethoven: Sinfonía n º 5 - cuarto movimiento

HM080 suite Pastorale, Nostalgia, la bahía de Tokio la carretera   1600 JPY
HM173 Canción de las Nubes   1800 JPY

La música de cámara compuesta por la guitarra
HM060 Sueño Infantil para guitarra y piano   1600 JPY
HM066 Visión fugitiva para guitarra y piano   1200 JPY

3 Impromptus para flauta y guitarra
3 Romances para flauta y guitarra
Petit Suite para oboe y guitarra
HM060 Suite Francaise para mandolina y la guitarra   1400 JPY

Info: 1

Francisco Tárrega



Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces





Francisco de Asís Tárrega Eixea (Villarreal, Castellón, 21 de noviembre de 1852 – Barcelona, 15 de diciembre de 1909) fue un compositor y guitarrista español.
Un accidente marcó su infancia, cuando al parecer cayó a una acequia en un descuido de la muchacha que lo cuidaba, quedándole la vista dañada. Su padre, pensando que podría perder completamente la vista, se trasladó a Castellón para que asistiera a clases de música y pudiera ganarse la vida como músico.
Entró en el Conservatorio de Madrid en 1874, donde estudió composición con Emilio Arrieta. A finales de 1870 enseñaba guitarra (Emilio Pujol y Miguel Llobet fueron alumnos suyos) y daba conciertos con regularidad. Virtuoso de su instrumento, lo conocían como el “Sarasate de la guitarra”. En 1880 dio recitales en París y Londres.
Durante el invierno de 1880, Tárrega sustituyó a su amigo y guitarrista Luis de Soria en un concierto en Novelda (Alicante), ciudad donde conoció a su futura esposa, Maria Rizo.
En 1881 después de un concierto en Lyon, llegó a París donde conoció a los personajes más importantes de la época. Actuó en varios teatros, siendo invitado a tocar para la Reina de España, Isabel II. Tras tocar en Londres, volvió a Novelda para contraer matrimonio con su prometida Maria Rizo.
Realizó frecuentes giras: Perpiñán (Francia), Cádiz (España), Niza (Francia), Mallorca (España), París, Valencia, y más. En Valencia conoció a Conxa Martínez, rica viuda que lo toma bajo su protcción artística, prestándole a él y su familia una casa en Barcelona. Allí es donde Tárrega compuso la mayoría de sus más famosas obras.
De vuelta de un viaje a Granada escribió el trémolo "Recuerdos de la Alhambra", y estando en Argelia le llegó la inspiración para componer "Danza Mora". Allí conoció al compositor Saint-Saëns y más tarde, en Sevilla, escribió la mayoría de sus "Estudios", dedicando a su querido amigo y compositor Bretón la bella composición "Capricho Árabe".
Se instaló en 1885 en Barcelona, y allí murió el 15 de diciembre de 1909.
Aparte de sus obras originales para guitarra que incluyen Recuerdos de la Alhambra, Capricho árabe y Danza mora, arregló piezas de otros para este instrumento, tales como algunas de Beethoven, Chopin y Mendelssohn.
Como otros de sus contemporáneos españoles, su amigo Isaac Albéniz, por ejemplo, Tárrega tuvo interés en combinar la tendencia romántica que prevalecía en música clásica con los elementos populares españoles. El conocido guitarrista contemporáneo Angelo Gilardino ha escrito que los 9 Preludios de Tárrega son "... el más profundo pensamiento musical de Tárrega de forma concentrada".
Se considera que Tárrega ha creado los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica del siglo XX y del interés creciente por la guitarra como instrumento de recital.

Datos curiosos
La música más tocada y oída en el mundo es la conocida como "Melodía Nokia" (Nokia Tune) porque es el tono de llamada predeterminado de los teléfonos móviles de la marca Nokia pero está sacada de una pieza llamada Gran Vals (compases 14 al 16) del compositor e intérprete español Francisco Tárrega. Esta melodía se ha convertido en una de las más escuchadas en todo el mundo ya que más de 850 millones de teléfonos Nokia la reproducen a diario(Grandes Transcripciones para guitarra, F. Tárrega, Ed. Unión Musical Editores, S.L.) También es digno de mencionar que de sus obras se han realizado versiones por artistas como Mike Oldfield, que incluye su versión particular y orquestal de Recuerdos de la Alhambra en su banda sonora para la película Los gritos del silencio (The Killing Fields, 1984); se trata del tema "Étude".
Para la película El amor en los tiempos del cólera, basada en la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, se utilizó como tema central la canción "Hay amores" compuesta por la cantante Shakira. La instrumentación de esta canción está basada totalmente en el Capricho Árabe de Tárrega, pero la letra fue compuesta por la colombiana inspirándose en paisajes de su país.

Venancio García Velasco


Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces
Mucha más información en la Web http://venanciogarciavelasco.jimdo.com/

Venancio García Velasco nació en una familia de músicos y compositores, en Astorga (León) el 22 de febrero de 1930. Estudió Música y Guitarra en los Conservatorios de León, Sevilla y Madrid, obteniendo PREMIO EXTRAORDINARIO de fin de carrera. Anteriormente había estudiado PROFESORADO MERCANTIL Y FILOSOFÍA.  

Desarrolló sus actividades musicales en la triple faceta de la enseñanza, la composición y la interpretación. Como profesor, se ha dedicado durante muchos años a la enseñanza de la guitarra y ha escrito diversos MÉTODOS para el instrumento. Fué maestro de cursos internacionales para extranjeros. 

En su faceta de compositor, tiene realizadas numerosas obras originales y transcripciones para guitarra, sola o asociada a otros instrumentos y a la voz humana, y es autor de otras composiciones para piano y para dos guitarras. La mayor parte se su obra está publicada por EDITORIALES ESPAÑOLAS, FRANCESA, ALEMANAS, ITALIANAS, HUNGARAS Y NORTEAMERICANAS; todas ellas constituyen un catálogo guitarrístico completísimo, conocido y estudiado en todo el mundo; asimismo, coloaboró en revistas musicales con trabajos sobre TÉCNICA E HISTORIA DE LA GUITARRA. Sobresalen sus investigaciones sobre música española antigua - de la época de los vihuelistas-. 

Como intérprete, ha recorrido las salas de conciertos de toda ESPAÑA y efectuado también giras por EUROPA Y ÁFRICA, a solo y en dúo de guitarras con SEGUNDO PASTOR, actuando también en televisión y radio, así como en Festivales de España. Realizó grabaciones en numerosos discos de sus interpretaciones y también bandas sonoras de películas cinematográficas. 

Es muy notable su CONCIERTO LEONÉS para guitarra y violín, que fué estrenado en Barcelona, en el año 1962, y posteriormente adaptado para dos guitarras; esta obra, constituye según la crítica, " una página brillante en la historia de la música para la guitarra". Es también destacadísima su obra SUITE MARAGATA para guitarra, sobre motivos del folklore de Astorga. 

Grabó un curso de guitarra con el título de LECCIÓN DE GUITARRA ESPAÑOLA, que es una aportación a la metodología guitarrística y que constituyó un éxito, así como de ESCUELA RECREATIVA DE LA GUITARRA. 

Entre sus trabajos didácticos, destaca su revisión del MÉTODO DE AGUADO, obra de texto en los Conservatorios, y a la cual aporta numerosas cuestiones técnicas; este importante trabajo fué calificado por EMILIO PUJOL como " rejuvenecimiento de la obra didáctica de Aguado para darle feliz actualidad", y su TRATADO DE ACORDES para la guitarra, que es conocido y estudiado en todo el mundo. 

 Se casó en Madrid el 20 de junio de 1968 con Ascensión Ovies Alvarez, su compañera en la vida y en la música. Tuvieron cuatro hijos: Venancio, Rubén, Ascensión y Jesús Manuel. El 14 de septiembre de 1984 falleció a la edad de 54 años en Madrid dejando una herencia de fuerte y armoniosa vivencia personal además de un camino de composición en silencio sin escribir al fallecer en pleno auge de creatividad musical.


Fernando Ferandiere (1740-1816)


Obras que puedes encontrar en este blog





No he podido encontrar ninguna foto. Fernando Ferandiere disfrutó de un alto rango como guitarrista en el siglo XVIII y se habló en términos elogiosos por Dionisio Aguado. Este prolífico compositor notable, escribió doscientos treinta y cinco obras. Sabemos que en 1799 aparece en Madrid el Arte de tocar la guitarra española por música, compuesto y ordenado por D. Fernando Ferandiere, uno de los tres impresos publicados en España y para guitarra de seis órdenes. Ferandiere también publica (en edición manuscrita ya que la imprenta musical española en esos años era prácticamente inexistente) algunas otras obras para guitarra, entre ellas un interesantísimo tema con diez variaciones, titulado thema, con diez Variaciones para Guit.a / música caracteristica y propia de este instrumento, no es sino todo un comprendio de los artificios guitarrísticos (tanto técnicos como musicales) al uso en ese momento. Este tema con variaciones fue una de las obras del olvido, en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. La obra se publicó en edición moderna a cargo de Thomas Schmitt (Viena, Doblinger, 2000) con el título de "Thema mit 10 Variationen".

Extraido de:  http://guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?12642-Fernando-Esp%ED-Fernando-Ferandiere-y-unas-variaciones-de-1799

Johann Sebastian Bach



Obras que puedes encontrar en este blog
 Familia Bach
Enlaces


(IPA /joˈhan/ o /ˈjoːhan zeˈbastjan ˈbax/ en alemán) (Eisenach, Turingia, 21 de marzo de 1685 – Leipzig, 28 de julio de 1750) fue un organista, clavecinista y compositor alemán de música del Barroco, miembro de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados.

Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa. Aparte del órgano y del clavecín, también tocaba el violín y la viola de gamba, además de ser el primer gran improvisador de la música de renombre.1

Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca. Se distinguió por su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, y además por la síntesis de los diversos estilos internacionales de su época y del pasado y su incomparable extensión. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto,2 donde es la fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos desde Mozart pasando por Schoenberg, hasta nuestros días.1

Sus obras más importantes están entre las más destacadas y trascendentales de la música clásica y de la música universal. Entre ellas cabe mencionar los Conciertos de Brandeburgo, el Clave bien temperado, la Misa en si menor, la Pasión según San Mateo, El arte de la fuga, La ofrenda musical, las Variaciones Goldberg, la Tocata y fuga en re menor, las Cantatas sacras 80, 140 y 147, el Concierto italiano, la Obertura francesa, las Suites para violonchelo solo, las Sonatas y partitas para violín solo y las Suites orquestales.

Más Info: 1 2

Norbert Leclercq



Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces


El guitarrista y compositor Norbert Leclercq nació en 1944 y actualmente vive en Bruselas. Sus obras para guitarra sola, dúos de guitarra y cuartetos de guitarra se publican en Bélgica, Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Norbert Leclercq es un artista intérprete o ejecutante y maestro internacional. Ha escrito obras pedagógicas en jugar en su posición y también dirige el grupo "Color", que se compone de 12 guitarras.



Este consagrado autor europeo cuenta con multitud de obras tanto para cuarteto: Arc-en-ciel, Provence o Graffiti, para dúo: Pentagone, como para guitarra sola: 10 Paroles, 11 Pochettes, 13 Syllabes, 8 Mots, Québec o los 6 Couleurs, muy populares entre los estudiantes de nuestros Conservatorios. Su delicada y preciosista estética es marcadamente francesa, y la mayor parte de su música posee un claro objetivo didáctico.



Leclercq comenzó como guitarrista de jazz y tras conocer al eminente Maestro cántabro Nicolás Alfonso, decidió dedicarse por entero al estudio de la guitarra clásica. Ha ofrecido recitales por toda Europa, solo o con el ensemble "Color" de 12 guitarras que dirige desde hace muchos años.

Sus obras se encuentran publicadas en diversas editoriales en Bélgica, Francia, Alemania e Inglaterra. En www.casaluthier.com disponen de una amplia selección de su música más representativa. En el sitio www.jchr.be/gui/cla/leclercq.htm tenéis amplia información (en francés) sobre sus obras.


Info: 1 2


Fernando Sor



Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces
Minuet in G (Sol)


Biografía







Fernando Sor (13 de febrero de 1778 – 10 de julio de 1839) fue un guitarrista y compositor nacido en Barcelona. Se le conoce a veces como el “Beethoven de la guitarra” en España.


Nacido en el seno de una familia bastante acomodada, Sor descendía de una larga línea de soldados e intentó continuar esa tradición, pero se apartó de ella cuando su padre le introdujo en la ópera italiana. Se enamoró de la música y abandonó la carrera militar. Junto a la ópera, su padre también le orientó hacia la guitarra cuando, por entonces, era poco más que un instrumento tocado en tabernas, tenido por inferior a los instrumentos de la orquesta.
Sor estudió música en la Escolanía del Monasterio de Montserrat, próximo a Barcelona, hasta que su padre murió. Su madre no pudo seguir financiando sus estudios y lo retiró. Fue en este monasterio donde comenzó a escribir sus primeras piezas para guitarra. En 1797 tuvo lugar en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona el estreno de su ópera Telémaco en la isla de Calipso.
En 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España, pasó a escribir música nacionalista para la guitarra, acompañada a menudo por líricas patrióticas. Después de la derrota del ejército español, Sor aceptó un puesto administrativo en el gobierno de ocupación, bajo la monarquía de José Bonaparte. Tras la expulsión de los franceses en 1813, Sor y muchos otros artistas y aristócratas que simpatizaron con los franceses abandonaron España por miedo a las represalias. Se fue a París, y nunca volvió a su país de origen. En París hizo amistad con muchos músicos entre ellos el también guitarrista español Dionisio Aguado, colaborando estrechamente e incluso conviviendo juntos durante un tiempo. Compuso un dueto para los dos (Op.41, Les Deux Amis, los dos amigos en el que una parte está marcada "Sor" y la otra "Aguado").
Comenzó a ganar renombre entre la comunidad artística parisiense por sus habilidades para la composición y por su capacidad para tocar la guitarra, e inició ocasionales viajes a través de Europa, obteniendo considerable fama y convirtiendo la guitarra en un instrumento de concierto. Estuvo en Inglaterra en 1815 donde fue reconocido como compositor de óperas y ballets. En 1823 viajó a Rusia donde escribió y presentó exitosamente el ballet Hércules y Onfalia con motivo de la coronación del zar Nicolás I. En 1827, debido en parte a su avanzada edad, se asentó y decidió vivir el resto de su vida en París. Durante este retiro compuso muchas de sus mejores obras, entre otras una didáctica: Método para guitarra, publicado en 1830 y traducido a varios idiomas.
Su última obra fue una misa en honor de su hija, muerta en 1837. Esta muerte sumió al ya enfermo Sor en una seria depresión, y murió en 1839.

Su estilo se caracteriza principalmente por una búsqueda de un lenguaje guitarristico más allá de su época, pero aun así sigue siendo considerado como un compositor totalmente clásico, aunque, generalmente muchos interpretes acostumbran hacer una interpretación con un enfoque "romántico". Algo que podríamos mencionar, es su frecuente uso de las tonalidades menores como preámbulo a sus piezas; un ejemplo claro es la introducción de las Variaciones sobre un tema de Mozart, la cual está en mi menor pero en el transcurso de esta, modula para así mostrar el tema en Mi mayor. Otro ejemplo de esta característica es el "Gran solo" en donde el ejemplo es el mismo solamente que en Re menor.
Otra muestra de su estilo compositivo es el uso de "retardos armónicos" especialmente cuando se tienen disonancias como las séptimas.
Cabe mencionar que Sor tenía un estilo muy diferente a otros guitarristas y compositores contemporáneos, sin embargo, debemos tomar en cuenta que también se puede encontrar en sus composiciones una gran influencia de otros compositores como Haydn y Mozart.

José Ferreira Filho



Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces

José Ferreira Filho
Que pena, no he podido averiguar nada sobre la biografía de este compositor y guitarrista, si alguien sabe donde puedo encontrar algo sobre el, que me lo haga saber con un comentario.
Gracias 

Bartolomé Calatayud Cerdá



Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces



BARTOLOMÉ CALATAYUD CERDÁ (Palma de Mallorca, 08.09.1882 – 11.04.1973)

Prestigioso guitarrista y compositor mallorquín, recibió en 1899 el Diploma de Honor de 1ª Clase otorgado por el Centro Instructivo Obrero de Palma por sus “superiores conocimientos musicales en la ejecución de guitarra”. Contemporáneo y amigo de Miguel LLobet y Andrés Segovia, su primer profesor fue Pedro Antonio Alemany Palmer (Palma 1862-1952), guitarrista y compositor. Posteriormente estudiaría con Antonio Mestres Gómez (Barcelona, 1839 – Es Capdellá, 20-05-1908). Calatayud supo recoger las enseñanzas tanto de Alemany como de Mestres, lo que le llevaría a ser alumno preferido de ambos. También recibió orientación musical del gran musicólogo y compositor mallorquín Antonio Noguera, primer estudioso del folklore y la música mallorquina. A principios del S. XX se desplazó a Valencia para recibir lecciones de Francisco Tárrega, quien junto a Fernando Sor eran los compositores que más apreciaba.

Dio numerosos conciertos en Mallorca, Menorca e Ibiza, en las salas más prestigiosas de su tiempo (Teatro Principal, Círculo Mallorquín,

Juventudes Musicales, Asociación de Cultura Musical, y Círculo Medina, entre otros). Uno de estos conciertos, celebrado en el Círculo Mallorquín, fue presenciado por el eminente guitarrista catalán y compositor Emilio Pujol quien tras haberlo escuchado, le invitaría a dar un concierto en Barcelona. Ya como afamado concertista, utilizando sus guitarras Ramírez, Torres y Casasnovas, realizó giras nacionales e internacionales, siendo muy apreciado y aplaudido en Francia, Suiza, Portugal y Argelia. La crítica de prensa y radio alabó siempre sus grandes dotes de concertista, la personalidad, sentimiento y expresividad de su música. Calatayud, estudió armonía, especialmente adaptada a la guitarra y ya desde muy joven se sintió inclinado por la composición. Entre sus múltiples obras destacan: Suite Antigua, Gavota, Pequeña Tarantela, Moruna, Sonada Típica de Mallorca, Tango, Zambra …

Realizó una gran labor en la recopilación y difusión de la música tradicional balear y en 1940 fue nombrado director de Coros y Danzas de la sección femenina de Palma, agrupación con la que recorrió con gran éxito países sudamericanos, grabando discos que han dado a conocer los bailes folklóricos de las Islas Baleares en el mundo entero.

Durante más de 60 años realizó una gran labor pedagógica, entre sus alumnos destacamos a Gabriel Estarellas, Josep Sbert y Miguel Janer. Fue singular su labor educativa desde los años 40 hasta su muerte, asesorando de forma desinteresada a músicos y grupos folklóricos mallorquines. Muy arraigado con la música mallorquina su última composición fue en 1970 Caminen germans, misa con acompañamiento de instrumentos populares (bandurria, flauta, laúd, guitarra y violín). Fue estrenada en la parroquia de Son Servera (Mallorca), poco antes de su muerte.

Recibió numerosos homenajes y dos calles mallorquinas llevan su nombre. Al cumplirse el 37 aniversario de su fallecimiento, sirvan estas breves líneas en recuerdo del que fue gran guitarrista, maestro y persona querida por todos.

Robert Alexander Schumann




Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces


Robert Alexander Schumann (Zwickau, 8 de junio de 1810 - Endenich, Bonn, 29 de julio de 1856). Compositor alemán de la época del romanticismo y uno de los músicos más famosos en la primera mitad del siglo XIX. Tanto en su vida como en su obra refleja su máxima expresión la naturaleza del romanticismo, siempre envuelta en la pasión, el drama y, finalmente, la alegría. Une la ilustración literaria con una gran complejidad musical, creando obras de gran intensidad lírica.

Biografía

Infancia y adolescencia
Su nombre completo era Robert Alexander Schumann. Nació en la ciudad alemana de Zwickau, en lo que hoy es el Estado federal de Sajonia. De niño Schumann ya puso de manifiesto sus dotes musicales. Su padre, de profesión editor, le apoyó y le procuró un profesor de piano. A los 7 años Schumann compuso sus primeras piezas musicales.
Así, en esa etapa de su vida no sólo componía obras musicales, sino que también redactaba ensayos y poemas, y de hecho el joven Schumann se identifica tanto con la literatura como con la música. A los 14 años escribe un ensayo sobre la estética de la música. Ya desde que estudiaba en el colegio absorbe la obra de Schiller, Goethe, Lord Byron, así como los dramaturgos de la Grecia Clásica; pero la influencia literaria más poderosa y permanente es sin duda la de Johann Paul Friedrich Richter. Tal influencia puede apreciarse en sus novelas de juventud, "Juniusabende" y "Selene", de las cuales sólo la primera fue concluida (1826).
Su interés por la música había sido estimulado desde niño al escuchar tocar a Ignaz Moscheles en Carlsbad, y en 1827 a través de las obras de Franz Schubert y Felix Mendelssohn.
Su padre, que tanto había fomentado la educación de Robert como pianista y escritor, fallece en 1826; su madre no aprueba la dedicación a la carrera musical y en 1828 le envía a estudiar Derecho a la Universidad de Leipzig. Pero no tardó en abandonar los estudios para consagrase enteramente a la música.

El abandono de la carrera de concertista

Hacia 1830, Schumann deseaba por encima de todo convertirse en un virtuoso y admiraba la ejecución de los más renombrados concertistas de su época, como el celebérrimo violinista Niccolò Paganini, a quien escuchó en Fráncfort del Meno en la Semana Santa de 1830, y al también celebérrimo pianista Franz Liszt. Por tanto, el joven Schumann, de innegable talento como pianista, se empleó a fondo en perfeccionar su técnica de teclado, hasta que una grave lesión en su mano derecha le obligaría a abandonar este camino y convertirse finalmente en uno de los más reconocidos compositores de su siglo.
Entre sus amigos se encontraba Friedrich Wieck (padre de Clara, su futura esposa), notable pedagogo musical, que le dio lecciones. Después de abandonar a Wieck prosiguió solo estudiando piano. Existen varias fuentes que difieren respecto a cómo dañó Schumann su mano derecha en 1830, siendo la más popular la de que para fortalecer el dedo anular ideó un aparato que de hecho lo inutilizó casi completamente (la musculatura del dedo anular está conectada al dedo corazón, convirtiéndolo en el dedo más débil). Otras fuentes citan una cirugía fallida, y otras los efectos secundarios de la medicación a base del tóxico mercurio para la sífilis. De cualquier modo, las esperanzas de Robert Schumann de emular a los virtuosos, o tan siquiera de llegar a destacar como concertista, se desvanecieron.
Desde su adolescencia Schumann había compaginado sus diversas actividades y estudios con la composición y ya había creado obras importantes, sobre todo para piano, pero también sinfónicas y de cámara. Desde ese momento se entrega con pasión a la composición, comienza a estudiar teoría con Heinrich Dorn, director de la ópera de Leipzig, y considera la posibilidad de escribir una ópera sobre Hamlet.


Compositor y crítico
En paralelo a su nueva actividad como compositor, iniciaba su obra de crítico musical, que generó una abundante producción literaria. Su excepcional formación y aptitud literaria se plasmaban en críticas musicales, en las que, a través de personajes imaginarios, profundizaba en las obras de sus contemporáneos. Un famoso ejemplo es su ensayo sobre las variaciones de Chopin sobre un tema de Don Juan, que apareció en el Allgemeine musikalische Zeitung en 1831.
Su Opus 2 Papillons (Fr., "Mariposas") escrito en 1831 es otro ejemplo excepcional de la fusión entre literatura y composición musical de Schumann. Se trata de una composición para piano, que consta de varias escenas de danza inspiradas en una fiesta de disfraces. Cada danza trata de retratar a diferentes personajes y no guardan relación entre sí, excepto la última. Según escribiría el propio Schumann, está inspirada en la última escena de la obra Flegeljahre de Johann Paul Friedrich Richter y mezcla el carácter festivo con un extraordinario sentimiento melancólico.
La muerte en 1833 de su cuñada Rosalie y de su hermano Julius le causaron una crisis nerviosa. Las crisis, depresiones, periodos de reclusión completa etc. fueron frecuentes en la vida de Schumann y se acentuaron a partir de 1834, continuando en aumento hasta su muerte (incluso llegando a escuchar voces y experimentar alucinaciones). Este declive psíquico se relacionó inicialmente por los historiadores del siglo XIX con la sífilis (o con el desastroso tratamiento médico a base de mercurio, habitual en la época y casi peor que la enfermedad en sí), pero la posibilidad ha sido descartada debido a que los síntomas de desequilibrio mental de Robert Schumann ya eran evidentes desde su juventud, antes de que cualquier síntoma de la sífilis pudiera haberse manifestado. La teoría más aceptada actualmente es que padecía de trastorno bipolar (enfermedad maníaco-depresiva). Pero la gran intensidad creativa de Schumann se concentraba en sus periodos de lucidez, de forma admirable. Tan pronto como se restablecía de un período de enfermedad, se entregaba frenéticamente a la composición, trabajando de modo incansable. No sólo escribía las melodías principales ni se limitaba a las obras para piano, sino que pese a estar en un estado físico y mental muy degradado, escribía la instrumentación sinfónica completa de todas sus obras, hasta la extenuación.
Tras recobrarse de esta crisis, en 1834 fundaría la revista Neue Leipziger Zeitschrift für Musik, abanderada de las nuevas corrientes musicales defendidas por La Cofradía de David, que dirigió hasta el fin de su vida. Es en esta publicación donde da rienda suelta a su crítica musical, considerada en aquella época como excéntrica, pero que hoy día etiquetaríamos como visionaria. A principios del siglo XIX, compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Carl Maria von Weber eran vistos como figuras menores[cita requerida], por lo que se consideró una excentricidad que Schumann los elevara como grandes compositores, por no hablar de su aprecio a figuras contemporáneas, como Chopin o Héctor Berlioz. En esta nueva publicación, hizo todo esto y mucho más.
En el verano de 1834 se enamora de Ernestine von Fricken, una chica de 16 años con quien mantendría una breve relación que él mismo rompería al acabar el año. Es durante este flirteo cuando compone su obra más aclamada, Op. 9, Carnaval. Se trata de variaciones sobre las notas que componen la palabra Asch (pueblo natal de Ernestine) en la notación musical alemana. También son las letras con alguna nota equivalente en el propio apellido de Schumann. Cada variación comienza con esas notas y, más que nunca, Schumann emplea para la composición la ilustración musical de una historia, con personajes y guión bien definidos. Además consolida el formato de composición que ya inició en Papillons, creando temas muy breves y generalmente no relacionados entre sí, aunque estén inspirados en la misma escena literaria. La mayoría de las composiciones para piano de Schumann están formadas por movimientos que duran pocos minutos, o incluso menos de un minuto.
Conoció personalmente a Mendelssohn en casa de Friedrich Wieck en el año 1835 y le mostró su admiración; poco después conocería a Chopin. Durante toda su vida Schumann mostró hacia sus compañeros músicos una amistad sincera y una actitud de crítica constructiva, libre de rivalidades, algo poco frecuente en un crítico musical que también es compositor. Esta actitud abierta y generosa le permitió ser el "descubridor" de Johannes Brahms cuando éste sólo era un joven y desconocido pianista de 20 años. Brahms se convirtió en íntimo amigo de Schumann (y de su esposa Clara Wieck, especialmente en los años en los que la enfermedad de Schumann se agravó) y se vio claramente influido por su música.

Matrimonio con Clara Wieck
Es en casa de Wieck, su antiguo maestro, donde conoce a su futura esposa. Se trata de Clara Wieck, su hija, y ya para entonces afamada pianista que había sido "niña prodigio", bastante famosa internacionalmente en aquella época, y de hecho se la considera la pianista más importante del siglo XIX. En 1836 inician una relación amorosa en secreto, fundamentalmente por carta, seguramente debido a la diferencia de edad entre ambos (Clara sólo tenía 16 años) y también porque Clara se encontraba de viaje constantemente, actuando por toda Europa. Es durante esta relación clandestina cuando escribe Escenas de niños, tal y como le relata por carta a la propia Clara. Un año más tarde Robert pide la mano de Clara a su padre, pero éste se niega. Finalmente se casan en 1839, para lo que deben recurrir a los tribunales al no tener la aprobación de Friedrich Wieck. Permanecieron juntos hasta la muerte de Robert y tuvieron ocho hijos.
Clara era una pianista excepcional y tuvo una gran influencia musical sobre Robert. Ella le instó a no limitarse a la composición para piano (en estos años escribe Lieder y Álbum para la juventud), recomendándole que se dedicara a la composición para orquesta y se consolidara así como un gran compositor de su tiempo. Es precisamente a partir de 1841 cuando compone oberturas sinfónicas y conciertos, en los que, sin embargo, el piano sigue teniendo un papel principal.
El Conservatorio de Leipzig le abrió las puertas en 1843 y fue nombrado profesor de piano y composición.


Los últimos años de Schumann
En 1844, tras un viaje a Rusia, atravesó un nuevo periodo depresivo y abandonó Leipzig para instalarse en Dresde. Durante los años siguientes su salud mental y física se iba debilitando, lo cual no le impidió trabajar en multitud de obras, como sus dos Sonatas para piano y violín, su Concierto para violonchelo y orquesta y su única ópera, Genoveva (que no gozó de éxito). Incluso cuando, a partir de 1852, sus episodios de locura le mantienen convaleciente casi todo el tiempo, consigue aprovechar sus momentos de lucidez para completar su Misa, Requiem, Sinfonía en Re menor y Concierto para violín y orquesta. También destaca la presentación en 1846 de su Concierto para piano y orquesta en la menor, ejecutado brillantemente por su esposa, Clara, en 1846 en Leipzig, lo cual conllevó a su autor una fama aún mayor y más consolidada para la Historia.
Poco después le comenta a su hermano su deseo de suicidarse, ya que estaba angustiado por la epidemia de cólera que asolaba Europa por esas fechas, el 27 de febrero de 1854, Schumann se arroja al Rin y es rescatado a tiempo, pero su mente ya se ha perdido para siempre. Es internado en un sanatorio privado en Endenich cerca de Bonn, Alemania, donde permanece hasta su muerte el 29 de julio de 1856. Tenía sólo 46 años. Muere víctima de un colapso neurocirculatorio (aunque según otras fuentes falleció debido a la sífilis). Fue enterrado en el cementerio viejo de Bonn, y en 1880 se erigió sobre su tumba una estatua de A. Donndorf.
Tras su muerte, Clara se entregó a dar a conocer por toda Europa la obra de Robert, dándole gran fama tras varias décadas de giras. Clara, fallecida en 1896, se halla enterrada en la misma tumba que Robert.

Música instrumental

Op. 1 - Variaciones sobre el nombre "Abegg" (1830)
Op. 2 - Mariposas ("Papillons") (1829–1831)
Op. 3 - Estudios sobre los Caprichos de Paganini (1832)
Op. 4 - Intermezzi (1832)
Op. 5 - Impromptus (Sobre un tema de Clara Wieck) (1833)
Op. 6 - Davidsbündlertänze (Danzas de La Cofradía de David) (1837)
Op. 7 - Toccata (1832)
Op. 8 - Allegro in B minor (1831)
Op. 9 - Carnaval (1834–1835)
Op. 10 - 6 Estudios de Concierto sobre los Caprichos de Paganini (Libro II) (1833)
Op. 11 - Gran Sonata No. 1 en fa sostenido menor (1835)
Op. 12 - Fantasiestücke ("Fantasy Pieces")(1837)
Op. 13 - Estudios sinfónicos (1834)
Op. 14 - Gran Sonata No. 3 in fa menor, "Concierto sin Orquesta" (1835)
Op. 15 - Escenas de niños ("Kinderszenen") (1838)
Op. 16 - Kreisleriana (1838)
Op. 17 - Fantasía en do mayor (1836)
OP. 18 - Arabeske en do mayor (1839)
Op. 19 - Blumenstuck("Flower Piece") in re bemol mayor (1839)
Op. 20 - Humoresca en si bemol mayor (1839)
Op. 21 - Novelletten ("Novelettes") (1838)
Op. 22 - Sonata No. 2 en sol menor(1833–1835)
Op. 23 - Nueve Piezas ("Nachtstücke") (1839)
Op. 26 - Carnaval de Viena ("Carnival Jest from Vienna") (1839)
Op. 28 - Three Romances (1839)
Op. 32 - 4 Klavierstucke (Scherzo, Gigue, Romance and Fughette) (1838–39)
Op. 56 - Estudios en la forma de Canon para Órgan o Pedal Piano (1845)
Op. 58 - Esbozos para Órgano 0 Pedal Piano (1845)
Op. 60 - 6 Fugas sobre B–A–C–H para órgan o pedal piano (1845)
Op. 66 - "Pictures from the East" (6 Impromptus for piano a 4 manos) (1848)
Op. 68 - Álbum para la juventud (1848)
Op. 72 - 4 Fugas (Vier Fugen) (1845)
Op. 76 - 4 Marchas (Vier Märsche) (1849)
Op. 82 - Escenas en el Bosque (Waldszenen) (1848–1849)
Op. 85 - 12 Piezas para para jóvenes y niños mayores (12 Klavierstücke für kleine und große Kinder) (4 manos) (1849)
Op. 99 - Bunte Blätter (1836–1849)
Op. 109 - Scenes from a Ball ("Ball-Scenen") (4 manos) (1851)
Op. 111 - 3 Fantasiestücke (1851)
Op. 118 - 3 Sonatas para jóvenes(1853)
Op. 124 - Album Leaves ("Albumblätter") (1832–1845) (includye una pieza de WoO 31)
Op. 126 - 7 Piezas en forma de Fugueta (1853)
Op. 130 - Children's Ball ("Kinderball") (4 manos) (1853)
Op. 133 - Canciones para jóvenes ("Gesänge der Frühe") (1853)
WoO 24 - Variaciones en mi bemol mayor sobre un tema original (1854)
WoO 31 - Estudios en la forma de 3 variaciones sobre un tema de Beethoven (1831–32)

Orquestales
Op. 38 - Sinfonía nº. 1 "Primavera" en si bemol mayor (1841)
Op. 52 - Obertura, Scherzo y Finale en mi mayor (1841)
Op. 61 - Sinfonía nº. 2 en do mayor (1845–46)
Op. 97 - Sinfonía nº. 3 "Renana" en mi bemol mayor (1850)
Op. 100 - Obertura "The Bride of Messina" (1850–51)
Op. 120 - Sinfonía nº. 4 en re menor (1841; revised en 1851)
Op. 115 - Obertura "Manfred"
Op. 128 - Obertura "Julio César" (1851)
Op. 136 - Obertura "Hermann und Dorothea" (1851)
WoO 29 - Symphony en B menor ("Fahrenkrog") (incomplete)
[editar]Conciertos
Op. 54 - Concierto para piano y orquesta en la menor (1841–45)
Op. 86 - Konzertstück para cuatro trompas (1849)
Op. 92 - Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta (1849)
Op. 129 - Concierto para violonchelo en la menor (1850)
Op. 131 - Fantasía en do para violín y orquesta (1853)
Op. 134 - Introducción y allegro-appassionato para piano y orquesta (1853)
WoO 23 - Concierto para violín en re menor (1853)
[editar]Música de cámara
Op. 41 - 3 Cuartetos para cuerdas en la menor, fa mayor y la mayor (1842)
Op. 44 - Quinteto para piano en mi bemol mayor (1842)
Op. 46 - Andante y variaciones para dos pianos (1843) (existe una versión original para 2 pianos, 2 cellos y trompa)
Op. 47 - Cuarteto para piano en mi bemol mayor (1842)
Op. 63 - Trio para piano No. 1 en re menor (1847)
Op. 66 - Bilder aus Osten para piano a 4 manos (1848)
Op. 70 - Adagio y Allegro para trompa y piano (1849)
Op. 73 - Fantasías para clarinete y piano (1849)
Op. 80 - Trio para piano No. 2 en F (1847)
Op. 88 - Fantasías para piano, violín y violonchelo (1842)
Op. 94 - 3 Romances para oboe y piano (1849)
Op. 102 - Cinco piezas en tono popular ("Stücke im Volkston") para piano y violonchelo (1849)
Op. 105 - Sonata para violin No. 1 en la menor (1851)
Op. 110 - Trio para piano No. 3 en sol menor (1851)
Op. 113 - Märchenbilder, para piano y viola (1851)
Op. 121 - Sonata para violin No. 2 en re menor (1851)
Op. 132 - Märchenerzählungen, cuatro piezas para clarinete, viola y piano (probably 1853)
WoO 27 - Sonata para violin No. 3 en la menor (1853)
WoO 32 - Cuarteto para piano en do menor (1829)

Música vocal
Lieder y canciones
Op. 24 - Liederkreis (ciclo con poemas de Heinrich Heine, 9 canciones (1840)
Op. 25 - Myrthen, veintiséis canciones (4 libros) (1840)
Op. 27 - Lieder und Gesänge volume I (5 canciones) (1840)
Op. 29 - 3 Poemas Gedichte (1840)
Op. 30 - 3 Poemas Gedichte (1840)
Op. 31 - 3 Lieder Gesänge (1840)
Op. 33 - 4 Lieder (canciones para voces masculinas con piano ad lib) (1840)
Op. 34 - 4 Duetos (soprano y tenor con piano) (1840)
Op. 35 - 12 Poemas Gedichte (1840)
Op. 36 - 6 Poemas Gedichte (1840)
Op. 37 - Liebesfrühling (12 canciones, las número 2, 4 y 11 fueron compuestas por Clara Schumann) (1840)
Op. 39 - Liederkreis (ciclo con poemas de Eichendorff), 12 canciones (1840)
Op. 40 - 5 Lieder (1840)
Op. 42 - Amor y vida de mujer (Frauenliebe und -leben, con textos de Adelbert von Chamisso, ocho canciones (1840)
Op. 43 - 3 Duetos (1840)
Op. 45 - Romanzen & Balladen, volumen I (3 canciones) (1840)
Op. 48 - Amor de poeta (Dichterliebe), 16 canciones sobre poemas de Heine (1840)
Op. 49 - Romanzen & Balladen volumen II (3 canciones) (1840)
Op. 51 - Lieder und Lieder "Gesänge" volume II (5 canciones) (1842)
Op. 53 - Romanzen & Balladen volume III (3 canciones) (1840)
Op. 55 - 5 Lieder (partsongs) (1846)
Op. 57 - Belsatzar, ballad (Heine) (1840)
Op. 59 - 4 Lieder "Gesänge" (partsongs) (1846)
Op. 62 - 3 Lieder "Gesänge" (partsongs con piano "ad lib") (1847)
Op. 64 - Romanzen & Balladen volume IV (3 canciones) (1841–47)
Op. 65 - "Ritornelle en canonischen Weisen" (7 canonic part canciones) (1847)
Op. 67 - Romanzen & Balladen volume I (5 partsongs) (1849)
Op. 69 - Romanzen volume I (6 partsongs for women's voices) (1849)
Op. 74 - "Spanisches Liederspiel" (3 canciones, 5 duets, 2 quartets) (1849)
Op. 75 - Romanzen & Balladen volume II (5 partsongs) (1849)
Op. 77 - Lieder und Lieder "Gesänge" volume III (5 canciones) (1841–50)
Op. 78 - 4 duets (soprano y tenor) (1849)
Op. 79 - Liederalbum für die Jugend (29 canciones) (1849)
Op. 83 - 3 Lieder "Gesänge" (1850)
Op. 87 - Ballad, "Der Handschuh" (Schiller) (1850)
Op. 89 - 6 Lieder "Gesänge" (1850)
Op. 90 - 6 Poemas "Gedichte" (1850)
Op. 91 - Romanzen volume II (6 partsongs for women's voices) (1849)
Op. 95 - 3 Lieder "Gesänge" (1849)
Op. 96 - Lieder und Lieder "Gesänge" volume IV (1850)
Op. 101 - "Minnespiel" (4 canciones, 2 duets, 2 quartets) (1849)
Op. 103 - "Mädchenlieder" (2 women's voices y piano) (1851)
Op. 104 - 7 Lieder (1851)
Op. 106 - Declamation con piano, "Schön Hedwig" (1849)
Op. 107 - 6 Lieder "Gesänge" (1851–52)
Op. 114 - 3 Lieder für 3 Frauenstimmen (1853)
Op. 117 - 4 Husarenlieder (1851)
Op. 119 - 3 Poemas "Gedichte" (1851)
Op. 122 - Declamation con piano: "Ballade vom Heideknaben" y "Die Flüchlinge" (1852)
Op. 125 - 5 heitere Lieder "Gesänge" (1851)
Op. 127 - 5 Lieder und Lieder "Gesänge" (1850–51)
Op. 135 - Canciones de Maria Estuardo ("Poemas "Gedichte" der Königin Maria Stuart") (1852)
Op. 137 - Jagdlieder (5 partsongs for men's voices con 4 horns "ad lib") [1849]
Op. 138 - Spanische Liebeslieder (1849)
Op. 142 - 4 Lieder "Gesänge" (1852)
Op. 145 - Romanzen & Balladen Vol. III (5 partsongs) (1849–51)
Op. 146 - Romanzen & Balladen Vol. IV (5 partsongs) (1849)

Coral y dramática
Op. 50 - Das Paradies und die Peri, oratorio (1841–43)
Op. 71 - Adventlied para soprano, coro y orquesta (1848)
Op. 81 - Genoveva, ópera (1848)
Op. 84 - "Beim Abschied zu singen" for chorus & winds (1848)
Op. 93 - Motet, "Verzweifle nicht im Schmerzenstal" for double chorus y organ "ad lib" (1849, orchestrated 1852)
Op. 98a - canciones from Wilhelm Meister
Op. 98b - Réquiem para Mignon para voces solistas, coro y orquesta (1849)
Op. 108 - "Nachtlied" for chorus y orchestra (1849)
Op. 112 - "Der Rose Pilgerfahrt" oratorio (1851)
Op. 115 - Overture y incidental music, "Manfred" (1848–49)
Op. 116 - "Der Königssohn" (Uhland), for solos, chorus y orchestra (1851)
Op. 123 - Festival overture on the Rheinweinlied for orchestra y chorus (1853)
Op. 139 - "Des Sängers Fluch" (Uhland) for solo voice, chorus y orchestra (1852)
Op. 140 - "Vom Pagen und der Königstochter" for solo voice, chorus, y orchestra (1852)
Op. 141 - 4 Doppelchörige Lieder "Gesänge" (partsongs) (1849)
Op. 143 - "Das Glück von Edenhall" (Uhland) para solista vocal, coro y orquesta (1853)1
Op. 144 - "Canción de Añonuevo" para coro y orquesta (1849–50)
Op. 147 - Mass (1852)
Op. 148 - Requiem (1852)
WoO 3 - "Escenas del Fausto de Goethe", oratorio (1844–1853)1

Ferdinando Carulli



Obras que puedes encontrar en este blog

Enlaces




Ferdinando Carulli (Nápoles, Italia, 9 de febrero de 1770 — París, Francia, 17 de febrero de 1841), fue un compositor y guitarrista italiano, considerado como uno de los mejores profesores de la historia de la guitarra. Muchas de sus más de cuatrocientas piezas se utilizan como métodos de aprendizaje y perfeccionamiento de las técnicas para manejar este instrumento.


Biografía


Ferdinando Maria Meinrado Francesco Pascale Rosario Carulli nació en Nápoles en 1770, en el seno de una familia acomodada. Como muchos jóvenes de la época aprendió la teoría musical con un sacerdote músico aficionado, siendo su primer instrumento el violonchelo. Pero cuando a la edad de 20 años descubrió la guitarra, abandonó el violonchelo y se dedicó por entero a dicho instrumento.
Por aquel entonces no existían auténticos profesores de guitarra en Nápoles, lo que le obligó a desarrollar su propio estilo y técnica. Con posterioridad él mismo publicaría su método, que ha permanecido hasta la actualidad como material didáctico de referencia para la guitarra.
Sus conciertos en Nápoles le dieron la suficiente popularidad para empezar las giras por el resto de Europa. Sobre 1801 Carulli se casó con la francesa Marie-Josephine Boyer, con quien tuvo su hijo Gustavo. Luego se trasladó a Milán, donde publicó algunas de sus obras.
Su enorme popularidad hizo que en 1808 se trasladara a París, donde permanecería el resto de sus días componiendo y ejerciendo el profesorado de guitarra. Falleció en esa ciudad el 17 de febrero de 1841.

Su estancia en París

La primera mitad del siglo XIX experimentó un surgimiento del interés en la guitarra, fomentado por virtuosos que además de componer, desarrollaban "métodos" para los aspirantes. París, como centro para los aficonados a la guitarra atrajo luminarias tales como el madrileño Dionisio Aguado, el barcelonés Fernando Sor (quien también estuvo algún tiempo en Londres), el nacido en Francia Napoleón Coste, el florentino Matteo Carcassi y Carulli. quien se volvió el guitarrista más prominente de la ciudad -ocasionalmente rivalizando con Carcassi- hasta que en 1823 Sor arribó a la capital francesa.

Obra

Su éxito se basó en que fue el primer guitarrista que creó escuela y que utilizó este instrumento para ejecuciones artísticas. Asimismo trabajó con el guitarrero francés Lacote en el perfeccionamiento de la sonoridad del instrumento.
Entre sus muchos trabajos, el más famoso y que contiene muchas piezas de fácil ejecución es su método "Armonía Aplicada a la Guitarra" de 1825, una serie de piezas aplicadas a la enseñanza que todavía hoy son vigentes.
Su pieza musical para guitarra titulada Los tres días (1830), describe los días de la revolución de París de 1830.
Info: 1